プレゼンテーション「18世紀の古典主義の音楽芸術。ウィーン古典派」 音楽 18世紀の音楽文化のプレゼンテーション


30代 イタリアの芸術家が演奏する宮廷オペラが創設されました。 その舞台ではオペラセリアが上演されました。 徐々に、宮廷礼拝堂のロシアの歌手が演奏に参加し始めました(プロの音楽家はここで訓練を受けました)。 有名な外国の作曲家はロシアで活動しました。 18世紀半ばまで首都の音楽生活を決定づけたのは彼らでした。 イタリア人のフランチェスコ・アラヤ(1709年~1770年頃)は、ロシア語のテキストに基づいた最初のオペラ「ケファルスとプロクリス」を作曲した。 オペラは 1755 年に初演されました。 ロシアの歌手によって演奏されました。 60年代 国立音楽学校を代表して国内のプロ作曲家が出演。 彼らはオペラ、合唱、器楽の分野で活動しました。


18世紀の合唱コンサートの最高の巨匠。 - マキシム・ソゾントヴィチ・ベレゾフスキー(1745~1777)とドミトリー・ステパノヴィチ・ボルトニャンスキー(1751~1825)。


世俗芸術、特に演劇は罪深い贅沢品と考えられていました。 1660 年に王政復古が行われ、チャールズ 2 世ステュアートが王位に就きました。 芸術活動は(当時の他の州と同様に)王宮を中心に行われていました。 フランス移民から祖国に戻ったシャルル2世は、ルイ14世に倣おうとした。 王立礼拝堂の活動が再開されました。 イタリアのオペラ一座がイギリスの宮廷で公演を行い、有名な歌手や器楽奏者が演奏しました。 英国の音楽家たちは再びイタリアとフランスの巨匠の功績を知る機会を得た。


世俗芸術、特に演劇は罪深い贅沢品と考えられていました。 1660 年に王政復古が行われ、チャールズ 2 世ステュアートが王位に就きました。 芸術活動は(当時の他の州と同様に)王宮を中心に行われていました。 フランス移民から祖国に戻ったシャルル2世は、ルイ14世に倣おうとした。 王立礼拝堂の活動が再開されました。 イタリアのオペラ一座がイギリスの宮廷で公演を行い、有名な歌手や器楽奏者が演奏しました。 英国の音楽家たちは再びイタリアとフランスの巨匠の功績を知る機会を得た。

フランス音楽は、イタリア音楽と並んで、17 ~ 18 世紀の重要な文化現象の 1 つです。 音楽芸術の発展は主にオペラと室内楽器音楽に関連していました。 フランスのオペラは、17世紀にフランスで発展した芸術スタイルである古典主義(ラテン語のclassicusから「模範的な」)の影響を強く受けました。
フランス音楽は、イタリア音楽と並んで、17 ~ 18 世紀の重要な文化現象の 1 つです。 音楽芸術の発展は主にオペラと室内楽器音楽に関連していました。 フランスのオペラは、17世紀にフランスで発展した芸術スタイルである古典主義(ラテン語のclassicusから「模範的な」)の影響を強く受けました。
「太陽王」ルイ 14 世の宮廷では、オペラが重要な位置を占めていました。 王立音楽院(オペラ公演が行われる劇場)は、王宮の贅沢と君主の権力の象徴の一つとなりました。
ベレゾフスキー マキシム・ソゾントヴィチ 1745-1777 ウクライナ出身のロシアの作曲家。
イタリア。
1745年10月16日にグルホフで生まれる。
そこで彼はピーター王子の宮廷歌唱礼拝堂のソリストになった
フェドロヴィチ。
彼は歌手兼ソリストとして出演しました(オラニエンバウムのイタリアオペラ)。
1765年から1774年にかけて彼はイタリアに住み、そこで派遣されました。
改善。 そこにコンサートのことを書いた「公演中に私を拒否しないでください」
老年」と神の典礼の賛美歌。
1771年 - ボローニャ・フィルハーモニー管弦楽団の試験に合格。
学者兼作曲家の称号。
1771年 オペラ『デモフォン』(台本:P.メタスタージオ)を作曲。
1773 年にリボルノで納入されました)、その結果、
ロシア帝国のオペラ作曲家。
1777 年 3 月 22 日に死去。

ボルトニャンスキー ドミトリー・ステパノヴィチ 1751-1825

ロシアの傑出した精神的作曲家。
ウクライナのグルホフ市に生まれる。
少年の頃、彼は宮廷合唱団に入団した。 彼はサンクトペテルブルクで音楽を学び、その後ヴェネツィアに留学しました。 1769年にイタリアに住んでいた-
1779 年、彼のオペラはイタリア語の解釈で上演されました。
オペラ:「クレオン」1776年、「アルシデス」1778年、「クイントゥス・ファビウス」1778年。
サンクトペテルブルクに戻ると、彼は「作曲家」に任命された。
宮廷合唱団」、1796年から「声楽監督」、
宮廷合唱団のマネージャー。
約100曲の作品を制作。 アカペラ合唱コンサートというジャンルで、
四旬節の聖歌(「私の祈りが正されますように」、「今、力が
「天国」など)、イースターの聖歌(「天使が泣いた」、「輝き、
輝く」)、賛美歌「シオンにおける私たちの主はどれほど栄光であるか」、多くのセクション。
教会からの聖歌。 サービス(7つの「ケルビム」を含む)。
ボルトニャンスキーは彼の作品の中で最大かつ最も人気のある作曲家でした。
当時、彼の作品は教会の聖歌隊によって演奏されました。
要塞礼拝堂、アンサンブル。
ボルトニャンスキーは世俗音楽にも注目していました(オペラ「祝賀」)
セノーラ』1786年、『ファルコン』1786年、『ライバルの息子、あるいは新ストラトニカ』1787年。
彼は室内楽器としても作曲しました。 アンサンブル。 ロマンス。 合唱団「歌手」
ロシア戦士のキャンプ」1812年、V. A. ジュコフスキーの言葉による)。

パシュケヴィチ ヴァシーリー・アレクセーヴィチ 1742 – 1797 年 3 月 9 日

ロシアの作曲家、指揮者、教師、ヴァイオリニスト、歌手、のいずれか
ロシア国立オペラの創作者。
ヴァシーリー・パシュケヴィチは1756年に宮廷勤務を開始し、
宮廷教会の礼拝堂の職員に配属された。
1763 年に彼は「社交音楽」オーケストラで演奏を始めました(第 2 回)
エカチェリーナ2世の宮廷楽団)。
1783 年、3 つのオペラが連続して成功した後、パシュケヴィチは賞を受賞しました。
「室内楽奏者」の称号、1789年には「社交伴奏者」の称号
音楽」大学評価者のランクを持つ。
ヴァシーリー・パシュケビッチはミュージカルの監督も務めた
フリーシアターの一部であり、教育的な活動に従事していた
活動。
パウルス1世は母親の死後、この作曲家を法廷から解雇した。
サービス。 仕事も生計も失って放置され、
ヴァシーリー・パシュケヴィチは1797年3月9日(3月20日)に亡くなり、
1歳の娘を持つ未亡人。

作品

オペラ
「馬車の不幸」1779年
「守銭奴」 1782
「チュニジアのパシャ」1783年
「フェヴェイ」台本、エカチェリーナ 2 世 1786
「子供たちとのフェドゥル」台本、エカチェリーナ 2 世 1791
「あなたが生きれば、あなたも知られるようになる」1792
「恋に不幸な事務員」1795
他の
「万能歓喜の神殿」、「演劇」音楽
祭り」
「オレグの初期政権」、劇的なパフォーマンス 1790
4声スピリチュアルコンサート「今こそ出番」「来い」
「立ち上がろう」、「人々を喜ばせ、喜びなさい」、「いと高きところにある神に栄光あれ」、
「主よ、私の声を聞いてください」
合唱「キューピッドとプシュケ」1793年

フォミン・エフスティグニー・イパティエヴィチ 1761 - 1800

フォミンはロシア最初のプロの作曲家の一人であり、その作品は大きな影響を与えた
ロシアオペラのさらなる発展に影響を与えた。 しかし、フォミンの功績は、その後までほとんど知られていなかった。
20世紀半ばまで、彼のオペラのいくつかはモスクワとレニングラードの劇場で上演されました。
1761年8月5日にサンクトペテルブルクで生まれる。
6歳で帝国芸術院教育学校に入学し、その後
アカデミー自体で学び、そこでチェンバロの演奏、音楽理論、作曲を習得しました。
1782 年にアカデミーを卒業した後、フォミンは技術を向上させるためにボローニャに送られました。
音楽のスキル。
1785年、エウジェニオ・フォミニという名で、フォミンはボローニャ・フィルハーモニー管弦楽団の会員に選出された。
1786年、フォミンはサンクトペテルブルクに戻り、そこで最初のオペラ「ノヴゴロド・ボガティール・ヴァシリー」を作曲した。
ボエスラヴィチ」はエカチェリーナ2世皇后の台本。 作曲家によって完成された5幕のオペラ
異例の速さで、1か月以内に、同じ年にすでにエルミタージュ劇場で上演されました。
サンクトペテルブルク。
1786 年から 1788 年にかけて、彼は G. R. デルザヴィンの事務所に勤務しました。
1788年にタンボフで、フォミンのオペラ「立つ馬車」の台本が匿名で出版された。
1788 年、フォミンは台本付きで最も有名なオペラの 1 つである「The Americans」を書きました。
19歳のイワン・クリロフ。 帝国劇場の管理局はこのオペラの制作を認めず、1800 年になって初めてこのオペラが上演されました。
その場面を見ました。
フォミンのもう 1 つの有名な作品は、1791 年に書かれたメロドラマ『オルフェウスとエウリュディケ』です。
1797 年、フォミンは宮廷劇場の家庭教師として雇われ、そこで歌手の学習を手助けしました。
オペラ部分。
彼は 1800 年 4 月 28 日にサンクトペテルブルクで亡くなりました。
「The Coachmen on the Stand」、「The Americans」、「Orpheus and Eurydice」、
劇「ヤロポルクとオレグ」(1798年)の音楽からの合唱団。
オペラ「ノヴゴロド・ボガティル・ヴァシーリー・ボエスラヴィチ」と「黄金の林檎」(最後の有名な作品)
作曲家)はオーケストラパートの形で保存されます。

「18世紀のロシア」 - すべての終わりに、甘いデザートが出されました。 最初の専門学校も登場しました。 栄養。 60年代以降 18世紀には、農民のテーマがロシア文学の主要なテーマとなる。 18世紀のロシアにおける主な紛争は地主と農奴の間の紛争であった。 袖にはゴールドの刺繍とパールをあしらいました。

「18世紀のロシア文化」 - XIX世紀)。 建築と彫刻。 開発の新規性: セクション 3. ロシア国民文化の形成 (シリアル。特別コースの著者のプログラム。開発の洗練度。アンドレイ・コンスタンティノヴィッチ・ナルトフ。実施により期待される結果: 開発の内容。プログラムの目的: プログラム目標:

「18世紀のロシア文化」 - 1738年、ロシア初のバレエ学校がサンクトペテルブルクに開校した。 18世紀のロシアの彫刻。 18世紀のロシア文化。 Shubin Fedot Ivanovich (1740-1805) - 彫刻家。 ロシアのヴァイオリン学校の創始者。 D.I. フォンヴィージンはコメディ「Brigadier」、「Minor」の作者です。 イワン・エフスタフィエヴィチ・カンドーシュキン - (1747-1804、ロシアの名ヴァイオリニスト、作曲家、教師。

「18世紀の劇場」 - トーマス・ゲインズバラ 芸術家の娘たちの未完成の肖像画 1759 年。18 世紀の英国演劇は、哲学的問題よりも収入を重視していました。 フリードリヒ・シラーは、情熱的な愛と比類のない欺瞞についての劇を創作しました。 「メアリー・スチュアート」。 新しい演劇形式の勝利には、新しい劇場建物の建設が必要でした。

「18世紀のロシアの文化」 - アレクサンドル・ニコラエヴィチ・ラディシチェフ(1749 – 1802)。 フョードル・ヴォルコフ(ヤロスラヴリ)にちなんで名付けられたロシア国立学術演劇劇場。 タチアナ・ヴァシリエフナ・シュリコワ - グラナトヴァ・プロスコヴィヤ・イワノヴナ・コヴァレワ - ジェムチュゴワ。 ミハイロフスキー城。 サンクトペテルブルクの冬宮殿。 文学の方向性。 絵画と彫刻。

「18世紀のファッション」 - 宮廷の女性は、首が低く、フレームベース(コルセットとフープ)が付いたぴったりとしたドレスを着ていました。 V. ボロヴィコフスキー M.I. の肖像 ロプキナ。 エカチェリーナ 2 世 (1762-1796) 時代のファッション。 F. ロコトフ I. アルグノフ マルキナの肖像 L.A. シェレメテヴァ副大統領の肖像 ピョートル 1 世の変革は、ヨーロッパにおけるフランスのファッションの優位性と一致しました。

このトピックには合計 24 個のプレゼンテーションがあります

導入

バロック、ロココ、古典主義 - 18世紀の芸術の主な傾向は、文学、絵画、建築、音楽などあらゆるものに現れました。

18世紀の音楽の進化は輝かしい時代を迎えます。 17世紀初頭に誕生したフォルムは最高レベルの完成度に達しています。

18 世紀初頭、最も人気のある音楽スタイルは感傷的な古典主義でした。 ゆっくりとしたゆったりとした音楽で、特に複雑ではありませんでした。 弦楽器で演奏されました。 彼女は舞踏会や祝宴に同行することが多かったですが、人々はリラックスした家庭的な雰囲気の中で彼女の音楽を聴くことを好みました。 その後、リュート音楽にはトリルやフラジオエットなどのロココ様式の特徴やテクニックが取り入れられ始めました。 より複雑な外観を獲得し、音楽フレーズはより複雑で興味深いものになりました。 音楽は現実からますます切り離され、より幻想的になり、正確さは薄れ、その結果、リスナーに近づいてきました。

18 世紀後半に向けて、ロココの特徴は音楽に非常に統合されるようになり、特定の方向性を獲得し始めました。 このようにして、すぐに音楽に 2 つの方向性が明確に現れました。ダンスのための音楽と歌うための音楽です。 ダンスのための音楽は舞踏会に伴われ、歌のための音楽は秘密の環境で演奏されました。

古典主義は古典芸術の集大成となりました。

この作品は、主要な現象とジャンル (オペラ、フーガ、ソナタ、交響曲) における古典音楽の創造の時代として 18 世紀の音楽芸術に焦点を当て、バッハ、ヘンデル、グルック、ハイドン、モーツァルトなどの作品を特徴づけています。作曲家。 優れた作曲家の作品を検証します。 この作品は、序論、3 つの主要な章、結論、および参考文献のリストで構成されています。

1. 18世紀の音楽文化

音楽芸術の歴史において、18 世紀は非常に大きな重要性を獲得しており、今でも最も重要な関心を集めています。 これは古典音楽の創造の時代であり、本質的に世俗的な比喩的な内容を持つ主要な音楽コンセプトが誕生した時代です。 音楽は、ルネサンス以来隆盛を極めた他の芸術のレベル、最高の成果においては文学のレベルにまで上昇しただけでなく、一般に他の多くの芸術(特に視覚芸術)が達成したものを超えました。世紀の終わりまでに、ウィーン古典楽派の交響曲のような、非常に高く永続的な価値を持つ大規模な総合スタイルを作成できるようになりました。

バッハ、ヘンデル、グルック、ハイドン、モーツァルトは、世紀の初めから終わりまでのこの音楽芸術の道における頂点として認められています。 しかし、フランスのジャン・フィリップ・ラモー、イタリアのドメニコ・スカルラッティ、ドイツのフィリップ・エマヌエル・バッハのような独創的で探求的な芸術家たちの役割も重要であり、言うまでもなく、一般的な創造運動において彼らに同行した他の多くの巨匠たちも同様です。

知られているように、ドイツ、イタリア、フランスは創造的な学校を擁し、当時の音楽芸術の発展において主導的な地位を占めていました。 しかし、このプロセスに他の国々が参加することにも疑いの余地はありません。 ヘンデルのオラトリオが生まれたイギリスの音楽的および社会的状況、スカルラッティに対するスペイン音楽文化の影響、マンハイム礼拝堂の形成におけるチェコの巨匠の主要な役割、ハイドンの多くの主題のスラブ語とハンガリー語の起源は次のとおりです。これについての説得力のある例。

一般に、異なるヨーロッパ諸国間の創造的な結びつきは、少なくとも 15 世紀、16 世紀、17 世紀には顕著でしたが、18 世紀を通じてさらに強くなり、強化されました。 これは、音楽著作物自体、音楽ジャンル、その主題主義、音楽形式の発展原則の相互の充実という点だけでなく、新たな歴史的状況において強まった一般的なイデオロギー的および美的影響にも表れています。 ヨハン・セバスティアン・バッハやグルック(そしてヘンデルやモーツァルトも)が自国の孤立した環境で成長していく様子を理論的に想像できれば、彼らの偉大な芸術の主な特質の多くは根拠がなく、説明が難しく、ほとんど逆説的であるように思えるでしょう。 しかし、賢明で調和のとれたバッハの芸術の高度な悲劇性はどこから来るのでしょうか? 17世紀の芸術家の中ではこれほど強さには達しなかった悲劇に対するこの鋭い感覚はどこから来るのでしょうか? それが祖国の困難な運命の認識から来ているのであれば、なぜそれをもっと早く具体化しなかったのでしょうか? なぜなら、他国の例に見られる18世紀の歴史的状況こそが、新世代に自己認識の新たな鋭さを目覚めさせ、それとともに新たな感情、新たな評価を目覚めさせたからである。

知られているように、崩壊し統一されていなかった封建制ドイツでは、啓蒙主義はいくぶん遅れており、そこにはそれほど明らかに革命的な性格がなかった。 しかし、啓蒙思想のまさに前夜、ドイツの巨匠たちの音楽芸術は、バッハとヘンデルの比喩的な一般化と創造的な概念の高みに到達し、歴史的伝統の最良のものを統合し、遠い未来への道を思い描いています。 そして啓蒙主義の結果、ウィーン古典派に代表されるオーストリア・ドイツ創作派が台頭し、新たな段階で交響曲という最高の創造原理に到達した。 ヨーロッパのすべての国で何らかの形で感じられるこの雰囲気の中で、多くの国立創作学校が集中的に発展し、まさに 18 世紀に新たな成果のおかげで力と独立性を獲得し、芸術的権威を獲得しました。世俗的な音楽芸術の分野。

純粋に世俗的な方向性を持ったロシアの創造的な学校は、その起源は何世紀にも遡りますが、まさに 18 世紀に形を現しました。 器楽ジャンルに広く代表され、オペラの創作によって名声を博したチェコ音楽派の重要性と創造的影響力はますます高まっています。

18 世紀はポーランドの創作学校にとって実りの多い時代となり、長い伝統を持ち、現在は器楽や演劇音楽の新しい主要ジャンルを習得しています。

18 世紀の初めから終わりまでの音楽発展の一般的な過程では、西ヨーロッパ諸国はすでに多くの部分で団結または結集しています (これは世紀の最後の 3 分の 1 に最も顕著になります)。 フランスとイタリアでは、社会的および美的秩序に対する深刻かつ鋭い批判の対象となる古いオペラのジャンルをめぐって論争が始まります。 多くの国では、イタリアのオペラ・ブッファ、フランスのコミック・オペラ、ドイツとオーストリアのジングシュピール、スペインのコメディ音楽公演など、コミック・コメディ・オペラのジャンルの出現に関連して、新しい進歩的なオペラの傾向が生まれています。 そして特に重要なことは、西ヨーロッパのすべての国が何らかの形で、同音和声構造とソナタ交響曲形式の勝利を示すウィーン楽派の新しいスタイルに向けた運動に参加していることです。 各国の伝統と創造的可能性がどれほど異なっていても、今世紀半ば頃の文体の転換点とソナタ交響曲の原理のさらなる発展は、イタリア、フランス、イタリアの多くの巨匠による創造的な努力のシステム全体によって準備されました。ドイツ、言うまでもなく、民族的起源はどこにでもあります。

この時代の美術や建築は、非常に精緻な形式、複雑さ、華やかさ、ダイナミックさを特徴としており、後にこの言葉は当時の音楽にも適用されました。 バロック時代の作曲と演奏技術は、古典音楽の規範の不可欠かつ重要な部分になりました。 音楽の装飾は非常に洗練され、楽譜は大きく変わり、楽器の演奏方法も発展しました。 ジャンルの範囲は拡大し、音楽作品の演奏は複雑さを増しています。 バロック時代の多くの音楽用語や概念が今日でも使用されています。

バロック時代の作曲家はさまざまな音楽ジャンルで活躍しました。 ルネサンス後期に登場したオペラは、主要な音楽形式の 1 つになりました。 アレッサンドロ・スカルラッティ(1660-1725)、ヘンデル、クラウディオ・モンテヴェルディなど、このジャンルの巨匠の作品を思い出すことができます。 オラトリオのジャンルは、I.S. の作品で発展の頂点に達しました。 バッハとヘンデル。 バロック時代には、ヨハン・ゼバスティアン・バッハのフーガ、ゲオルク・フリーデリック・ヘンデルのオラトリオ『メサイア』のハレルヤ合唱団、アントニオ・ヴィヴァルディの「季節」、クラウディオ・モンテヴェルディの「ヴェスパーズ」などの輝かしい作品が誕生しました。

器楽ソナタと組曲は、個々の楽器と室内オーケストラの両方のために書かれました。 協奏曲というジャンルは、オーケストラとの 1 つの楽器によるものと、少数のソロ楽器のグループが完全なアンサンブルと対照をなすコンチェルト グロッソとして、両方の形式で登場しました。 フランス序曲の形をした作品は、速い部分と遅い部分が対照的で、多くの宮廷に華やかさと華やかさを加えました。 キーボードのための作品は、作曲家によって自分の娯楽や教材として書かれることがよくありました。 このような作品はI.S.の成熟した作品です。 バッハは一般にバロック時代の知的な傑作として認識されています:平均律クラヴィーア曲集、ゴルトベルク変奏曲、フーガの技法。

オルガンはバロックの神聖音楽や室内世俗音楽の主要な楽器となりました。 また、チェンバロ、撥弦楽器、弓弦楽器、さまざまなフルート、クラリネット、オーボエ、ファゴットなどの木管楽器も広く使用されました。

バロック様式の衰退には、古い技術と新しい技術が長期間にわたって共存したことが伴いました。 ドイツの多くの都市では、バロック様式の演奏習慣が 1790 年代まで保存されていました。たとえば、J.S. が晩年に活動したライプツィヒでは、 バッハ。 イギリスでは、ヘンデルの根強い人気が、今は消えつつあるバロック様式で作曲したあまり知られていない作曲家、チャールズ・アヴィソン、ウィリアム・ボイス、トーマス・オーガスティン・アーンに成功をもたらしました。 ヨーロッパ大陸では、このスタイルはすでに時代遅れとみなされ始めています。 その習得は、宗教音楽を作曲し、当時多くの音楽院に登場した音楽を卒業する場合にのみ必要でした。 しかし、なぜなら、 バロック音楽の多くは音楽教育の基礎となり、演奏と作曲のスタイルとしてバロックが去った後もバロック様式の影響は残りました。

古典派音楽、または古典主義音楽とは、およそ 1730 年から 1820 年までのヨーロッパ音楽の発展期を指します。 18世紀後半の傑出した業績。 ウィーン古典派の結成であり、その代表者はウィーン古典派と呼ばれるJ. ハイドン、W. モーツァルト、L. ヴァン ベートーヴェンであり、音楽のさらなる発展の方向性を決定しました。

現代の交響楽団の編成、つまり交響曲、ソナタ、トリオ、四重奏団、五重奏団のジャンルが主に形成されたのもこの時期です。 ソナタ・アレグロでは、新しい音楽的思考方法であるシンフォニズムが誕生し、その後、ベートーベンの作品において、新しい音楽的思考方法が形成されました。 V.A.の仕事における重要な改革 モーツァルトとC.F. グルックは、貴族オペラの堅固な慣習を克服し、オペラのジャンルをテストします。 K.F.の作品で グルックとL.ヴァン・ベートーヴェンはバレエという独立したジャンルとして分けられています。

古典主義の美学は、世界秩序の合理性と調和への信念に基づいており、それは作品の各部分のバランス、細部の丁寧な仕上げ、音楽形式の基本規範の発展への注意に表れていました。 この時期に、2 つの対照的な主題の発展と対立に基づいてソナタ形式が最終的に形成され、ソナタと交響曲楽章の古典的な構成が決定されました。 古典主義の時代には、ヴァイオリン2本、ヴィオラ、チェロからなる弦楽四重奏団が登場し、オーケストラの構成は大幅に拡大しました。

このように、あらゆる困難、美的矛盾、さらには衝撃を伴いながらも、そのコントラストと最高の統一性を備えた 18 世紀は、音楽芸術の偉大な世紀であり、その素晴らしい上昇の時代でした。 18 世紀の音楽文化における文体とジャンルの多様性から、主な発展傾向を特定できます。

世俗的な音楽が徐々に精神的な音楽に取って代わりつつあり、音楽文化のこれらの両極の間の以前は明確だった境界は消去されつつあります。

インストゥルメンタル音楽はますます普及しています。

交響楽団とオーケストラ作曲の基本的なテクニックが形成されます。

オペラの発展の次の段階。 クラシックとロマンティックという新しいジャンルの出現。

古典主義の全盛期 - ソナタ、交響曲、協奏曲。 ソナタ形式。

ロマン主義における新しい調和と新しいイメージ。

国立学校の出現。

18 世紀の文化遺産は、その並外れた多様性、ジャンルとスタイルの豊かさ、人間の情熱に対する理解の深さ、最大の楽観主義、人間とその心への信頼に今でも驚かされます。

バロック古典主義の作曲家バッハ

2. 18世紀の優れた作曲家

この時代の最も有名な名前はI.S. バッハ、G.F. ヘンデル。 彼らの作品はさまざまな方法で評価されます。評価は好みや傾向によって異なります。 しかし、彼らはそれぞれ自分の分野で同じ完璧さで自分たちの使命を果たしました。 彼らの創造力は、それまでヨーロッパの音楽によって達成されてきた重要なすべてを自分自身の周りに集中させました。

ヨハン・セバスティアン・バッハ (1685 - 1750) は、音楽史上最も偉大な作曲家の一人です。 バッハは生涯に1000以上の作品を書きました。 彼の作品は、オペラを除く、当時の重要なジャンルすべてを代表しています。 彼はこの時代の音楽芸術のすべての成果を要約しました。

ドイツのプロテスタントの音楽文化は、バッハの人格と創造性の形成に重要な役割を果たしました。 この作曲家の遺産のほとんどが宗教音楽であることは偶然ではありません。 彼は、18 世紀で最も人気のあるジャンルであるオペラには目を向けませんでした。

バッハはドイツを離れることはなく、主に首都ではなく地方都市に住んでいました。 しかし、彼は当時の音楽の重要な発展すべてに精通していました。 作曲家は、プロテスタントのコラールの伝統とヨーロッパの音楽学校の伝統を作品の中で組み合わせることに成功しました。 バッハの作品は、哲学的な深さ、思考の集中、そして虚栄心の欠如によって際立っています。 彼の音楽の最大の特徴は、その驚くべき造形感覚です。 ここにあるすべてが非常に正確で、バランスが取れており、同時に感情的です。 音楽言語のさまざまな要素が働き、ひとつのイメージを創り出し、全体の調和をもたらします。

普遍的な音楽家であるバッハの作品は、バロックと古典主義の瀬戸際にある数世紀にわたる音楽芸術の成果を要約したものです。 明らかに国民的な芸術家であるバッハは、プロテスタントのコラールの伝統と、オーストリア、イタリア、フランスの音楽学校の伝統を組み合わせました。

バッハの声楽および器楽作品の主要なジャンルは精神的なカンタータです。 バッハは、教会暦への帰属、テキストソース(詩篇、合唱詩、「自由」詩)、コラールの役割などの点で異なる、5つの年間サイクルのカンタータを作成しました。

世俗カンタータの中で最も有名なのは「農民」と「コーヒー」です。 叙述ドラマツルギーで開発された原則は、大衆と「情熱」に実装されました。 ハ短調の「高」ミサ曲、「ヨハネ受難曲」、「マタイ受難曲」は、これらのジャンルの何世紀にもわたる歴史の集大成となりました。

オルガン音楽はバッハの器楽作品の中心的な位置を占めています。 バッハは、前任者 (D. ブクステフーデ、J. パッヘルベル、G. ベーム、I.A. ラインケン) から受け継いだオルガン即興演奏の経験、さまざまな変奏曲およびポリフォニック作曲技法、協奏曲の現代原理を総合して、オルガン音楽の伝統的なジャンルを再考し、更新しました。トッカータ、幻想曲、パッサカリア、コラール前奏曲。

名手であり、当時の鍵盤楽器の最も偉大な専門家の一人であるバッハは、クラヴィーアに関する広範な文献を作成しました。 鍵盤楽器の作品の中で最も重要な位置を占めているのは「平均律クラヴィーア曲集」です。これは、17 世紀から 18 世紀の変わり目に開発された芸術的応用の音楽史上初の経験です。 強化されたシステム。

偉大なポリフォニストであるバッハは、対位法を習得する一種の流派であるフーガで比類のない例を生み出しました。このフーガは、バッハが生涯の最後の 10 年間にわたって取り組んだ「フーガの技法」に引き継がれ、完成されました。 バッハは、最初の鍵盤協奏曲の 1 つであるイタリア協奏曲 (オーケストラなし) の作者であり、このイタリア協奏曲は、コンサート楽器としてのクラヴィーアの独立した重要性を完全に確立しました。

ヴァイオリン、チェロ、フルート、オーボエ、器楽アンサンブル、オーケストラのためのバッハの音楽(ソナタ、組曲、パルティータ、協奏曲)は、楽器の表現力と技術的能力の大幅な拡大を示し、楽器に対する深い知識とその解釈における普遍性を明らかにしています。

バッハの他の楽器のための作品の中で、主な位置はヴァイオリンソナタ、パルティータ、協奏曲に属します。 作曲家バッハは、幼い頃から優れたヴァイオリニストであり、オルガンやクラヴィーアの「様式」​​を習得したのと同じように、楽器の能力、その「様式」​​を完全に理解していました。 当時のヴァイオリン音楽の新しい構造は、コンサートの例ですでに指摘されているように、ヴァイオリン作品だけでなく、彼が創作する際にもモデルとして役立ちました。 同時に、バッハは、オルガンやクラヴィーア音楽の形で発展したポリフォニーをヴァイオリンソナタに移そうとし、この楽器に非常に高い要求を課しました。 「本質的に、彼のすべての作品は、鍵盤からポリフォニック演奏の可能性を借り、弦から音を生み出すすべての利点を借りて、理想的な楽器のために作られました。」とアルバート・シュバイツァーは、さまざまな楽器作品のための6つのブランデンブルク協奏曲を正しく締めくくっています。協奏曲グロッソのジャンルと作曲原則を実装したことは、古典的な交響曲への道における重要な一歩でした。

バッハの生涯の間に、彼の作品のほんの一部が出版されました。 バッハの作品は非常に深く多面的であるため、同時代の人々はその真の価値を理解できませんでした。 その後のヨーロッパ音楽文化の発展に多大な影響を与えたバッハの天才の真の大きさは、彼の死後に初めて認識され始めました。 バッハが偉大な作曲家として認められるまでには、丸一世紀が経過しなければなりませんでした。

オペラとオラトリオの発展は、ゲオルク フリデリック ヘンデル (1685-1759) の名前と関連付けられています。 ヘンデルはすでに12歳で教会カンタータとオルガン曲を書いていました。 1702年、彼は故郷のハレにあるプロテスタントの大聖堂のオルガニストに就任しましたが、すぐに教会音楽が自分の天職ではないことに気づきました。 作曲家はオペラにもっと惹かれました。

ヘンデルはイタリアでオペラ作曲家として名を馳せました。 彼の名声はヴェネツィアでの『アグリッピナ』(1709 年)によってもたらされ、ロンドンで上演されたオペラ『リナルド』(1711 年)によってヘンデルはヨーロッパ最大のオペラ作曲家となりました。 彼はオペラ事業(いわゆるアカデミー)に参加し、自身のオペラや他の作曲家の作品を上演しました。 ヘンデルにとって特に成功を収めたのは、ロンドンの王立音楽院での仕事でした。 ヘンデルは年にいくつかのオペラを作曲しました。 1730年代。 作曲家は、オペラにおける合唱団とバレエの役割を強化するという、ミュージカル劇場の新しい方法を模索しています(「アリオダンテ」、「アルチーナ」、両方とも1735年)。

ヘンデルのオペラ作品は、R. カイザーの音楽ドラマツルギーの影響を受けました。 啓蒙主義の芸術家であるヘンデルは、音楽バロックの成果を要約し、音楽古典主義への道を切り開きました。 ヘンデルは、オペラ・セリアの規範を完全に破ることなく、劇的な層の対照的な比較を通じて、アクションの激しい展開を実現しました。

彼はイタリア・オペラ・セリアのジャンルでも活動しました。 並外れた美しさの音楽はリスナーに大きな印象を与えました。 合計で、マスターはこのジャンルの40以上の作品を作成しました。 しかし、イギリスでは誰もがオペラ・セリアを受け入れたわけではありません。 一部の人が国立劇場の発展を妨げたと信じられていたイタリアのオペラをパロディした『ベガーズ・オペラ』(1728年、ヨハン・クリストフ・ペプシュ音楽、ジョン・ゲイ台本)が大成功を収めたのは偶然ではない。

彼はイタリアのオペラ・セリアを改革の入り口に導きました。 グルックは、必要な歴史的条件が整備されてから 20 年以上経って初めてそれを実行し始めます。 ヘンデル自身もオラトリオというジャンルで探求を続けていきます。

ヘンデルの作品は、記念碑的な英雄的なスタイル、英雄主義、叙事詩、抒情主義、悲劇、牧畜主義を単一の調和のとれた全体に組み合わせた楽観的で人生を肯定する原則を特徴としています。 イタリア、フランス、イギリスの音楽の影響を吸収し、創造的に再考したヘンデルは、その創造性と考え方の原点においてドイツの音楽家であり続けました。

1741 年代、オペラ「デイダミア」(1741 年)の失敗の後、ヘンデルはもはやこの種の音楽芸術には目を向けず、G.F. ヘンデルの最高の創造的業績であるオラトリオにすべての時間を捧げました。 ヘンデル。

作曲家の新作は大衆に温かく受け入れられた。 ヘンデルは32のオラトリオを作曲しました。 オラトリオでは、厳密なジャンルの制限に縛られず、ヘンデルはプロットと構成において音楽劇の分野で探求を続けました。

このターンは、作曲家の今後の進路に影響を与えないわけにはいきません。 真に英雄的なオラトリオを作成する彼は、犠牲、人の運命における犠牲、英雄やヒロインの抗えない運命の概念に関連したテーマやイメージに目を向けます。 そして、ヘンデルがオペラの芸術において長年にわたって達成したすべてのもの、彼がここで見つけた最高のものはすべて、オラトリオを通過することはできません。 ヘンデルの最も人気のある作品の中には、オラトリオ「エジプトのイスラエル」(1739年)と「メサイア」(1742年)があり、これらはダブリンでの初演が成功した後、聖職者からの厳しい批判にさらされました。 後のオラトリオの成功。 ジューダス・マッカビー (1747) は、スチュアート王朝の復興の試みに反対する闘争へのヘンデルの参加に貢献しました。 ヘンデルは、聖書の物語とそれを英語の詩に反映させた素材を用いて、国家的災害と苦しみ、奴隷制圧に対する人々の闘いの偉大さを明らかにしました。 ヘンデルは、スケール(強力な合唱)と厳格な建築学を組み合わせた新しいタイプの声楽作品と器楽作品の創作者でした。 ヘンデルのオラトリオは、合唱団の音の力強さ、ポリフォニーの妙技、アリアの柔らかく柔軟で表現力豊かなメロディーに驚かされます。 合唱はこの出来事の記念碑性と人類にとっての大きな意味を強調することを目的としており、アリアは主人公の感情の強さを強調することを目的としています。

オラトリオというジャンルにおいては、ヘンデルは他に類を見ないほど、合唱団を自由に扱い、合唱団を壮大な物語や劇的なアクションに巻き込むことができました。 彼は、当時、合唱の記念碑的なものよりもオペラ形式に惹かれていたイタリアのオラトリオのモデルを模倣することさえ考えていませんでした。 バッハと同様、ヘンデルも常に大きな多声形式に創造的な深い関心を持っていたようです。

ヘンデルはそのキャリアを通じて、器楽のジャンルでも活動しました。 彼の協奏曲は最も重要です。 ヘンデルでは、特にオーケストラ作品におけるモチーフの展開と同音ハーモニーのスタイルが、素材の多声展開よりも優勢であり、メロディーはその長さ、イントネーションとリズミカルなエネルギー、そしてパターンの明瞭さによって区別されます。 ヘンデルのオペラやオラトリオと比較した場合にのみ、彼の器楽曲はそれほど重要ではないように見えます。 しかしそれ自体が彼を非常に象徴しており、彼の作品の主要な分野と密接に結びついており、芸術的な興味に満ちています。 作曲家のいばらの道において、器楽作品は極端な努力というより休息のようなものでしたが、彼は多くの作品を書き上げることができました。50曲以上の協奏曲、40曲以上のソナタ、そしてクラヴィーア、クラヴィーア、オルガンのための約200曲、そしてさまざまな楽器構成。 したがって、ヘンデルがオラトリオだけを創作したとしても、彼の創造的遺産は依然として壮大なものとみなされていたでしょう。 しかし、彼は数え切れないほどの美しい音楽を含む 40 以上のオペラも書きました。 ジャンルに大きな違いがあり、音楽とテキストの関係が異なるにもかかわらず、実際の音楽的な意味でのヘンデルのイタリア・オペラは、彼のオラトリオのさまざまなイメージに向けて多くの準備を整えてきました。 同様に、彼のオラトリオの創造性の継続的な進化とこの分野における多面的な研究は、オラトリオの歴史にとっても、オペラのさらなる歴史にとっても非常に重要な意味を持ちました。 彼の作品は、後の世代の芸術家、特にウィーン古典派の代表者に大きな影響を与えました。 ヘンデルの作品は、J. ハイドンに大きな影響を与えました。 モーツァルト、L. ベートーベン、M.I. グリンカ。

3. 18世紀のロシア音楽

全盛期を迎え、19 世紀初頭に最初の国立作曲学校が設立されるまで、音楽は長い発展の道を経ました。 18 世紀半ばまで、世俗音楽は専門的なものではなく、主な音楽ジャンルは民俗音楽と宗教音楽の分野にありました。 主なジャンルはカントと合唱協奏曲でした。 合唱コンサートは、教会からプロの世俗音楽への重要な移行段階でした。 18世紀のロシア音楽芸術の最も複雑な形式は、「合唱団のための精神的なコンサート」であると考えられています。 18世紀に、ロシア音楽の構造全体に決定的な転換点が起こりました。 世俗音楽が優勢になり始め、交響楽や室内コンサートといった現代的なプロ音楽が導入され、家庭での音楽制作が発展します。 楽譜を使用したヨーロッパ型の音楽が確立されました。

合唱、さまざまなトロパリオン、カントの使用の伝統に依存したロシアの音楽劇場が誕生しました。 18 世紀の最後の 3 分の 1 に、ロシアに本格的なミュージカル劇場が登場しました。 シェレメテフ家とヴォロンツォフ家の要塞劇場は特に有名でした。 1730 年代以来、サンクトペテルブルクにはイタリア宮廷劇場があり、バルタッサーレ ガルッピやドメニコ チマローザなどの作曲家が働いていました。 1780 年、ロシア初のミュージカル劇場であるペトロフスキー劇場がモスクワに設立されました。 1783 年以来、サンクトペテルブルクのストーン劇場で音楽公演が上演されました。 地方都市もこれに倣った。 18 世紀の最後の四半期には、自由を愛する教育思想と民謡への関心を吸収する国立作曲学校が設立されました。民謡の主なジャンルは、コミック オペラ、叙情的なロマンス、ロシアをテーマにした変奏曲でした。 18 世紀後半の専門音楽のさまざまなジャンルの中で、オペラが第一位にランクされます。 この時代において、最も発展し、最も専門的であり、同時に最も広範なタイプの音楽創造性を備えているのはオペラです。 その後、18世紀のロシアの作曲家の創造的能力が最も明確に現れたのがオペラのジャンルであったことは驚くべきことではありません。 オペラは幅広い聴衆と最高の創造力の両方を魅了します。 このオペラは世論、詩、文学、批評において活発な反応を引き起こします。 非常に自発性と完全性を備えたこの作品は、ロシア芸術の先進的で民主的な傾向を反映しています。

ロシアではオペラに加えて、さまざまなジャンルの室内楽も人気を集めている。 18 世紀半ばには、宮廷での室内楽コンサートが一般的になりました。 室内楽の演奏は貴族のアマチュアサークルで大きな成功を収めました。 この頃までに、宮廷オーケストラの役割は著しく増大していました。 60 年代初頭、オーケストラはオペラ、交響曲、社交音楽の演奏者という 2 つの独立した音楽家グループに分かれていました。 このような差別化は、パフォーマンス力の成長の疑いの余地のない兆候でした。

マキシム・ベレゾフスキーとドミトリー・ボルトニャンスキーは、優れたオペラおよび器楽作曲家でした。 エフスティグニー・フォミンは、ロシアのモチーフに基づいた「歌」オペラのジャンル(N.A.リヴォフのテキストによる「スタンド上の御者たち」)と、オペラ悲劇のジャンル(YA.B.リヴォフのテキストによる「オルフェウス」)で有名になりました。クニャジニン)。 ヴァイオリンの名手イワン・カンドーシキンは、魅力的でメロディックなソナタやロシア民俗主題の変奏曲の作者です。 オシップ・コズロフスキーは、愛国的なポロネーズ(「勝利の雷鳴よ、鳴り響け!」)と「ロシアの歌」で人気を博した。

このように、18 世紀のロシア音楽は、ペトリノ以降のロシアの公共生活のあらゆる分野で起こった急激かつ急速な隆盛を反映していました。

民族音楽と汎ヨーロッパ音楽、どこか素朴と成熟した音楽、古い音楽と新しい音楽、精神的な音楽と世俗的な音楽、これらすべてが一緒になって啓蒙時代のロシア音楽の独特の外観を作り上げています。

結論

この研究を終えるにあたり、以下の点に簡単に留意しておきます。 18 世紀には、後にヨーロッパ全土で使用される音楽言語が形を作り始め、最高レベルの完成度に達しました。 さまざまな国で活動する偉大な巨匠は、その創造性によって特定の時代の音楽芸術全体を定義します。

作曲家の作品では、この時代は古典主義、バロック、ロココなどの芸術スタイルで表されています。 すでに存在していたミサ曲やオラトリオという記念碑的なジャンルに加えて、根本的に新しいジャンルであるオペラがこの時期に出現し、すぐに主要なジャンルになりました。 世俗音楽の優位性がついに強固になりました。 そのコンテンツは幅広いテーマや画像をカバーしています。 公共の音楽生活は発展しています。 オペラハウス、フィルハーモニック協会などの常設の音楽機関が開設されます。 弦楽器や管楽器は改良されています。 音楽印刷が発展。

18 世紀の音楽は、ヘンデルとバッハという、到達不可能な 2 つの巨大な頂点を打ち出しました。 200年以上が経ち、彼らの音楽への関心は高まるばかりです。

この期間の終わりに、交響曲とバレエの形成が始まります。 厳密なスタイルのポリフォニーに取って代わられたフリースタイルのポリフォニーの隆盛と並行して、ホモフォニックハーモニック構成が日常のダンスミュージックに、そして後にはプロの音楽にも登場しました。 現時点で国家形成の過程が続いている国々では、高度に発達した民族音楽文化が形成されています。 こうしてイタリアではオペラ、オラトリオ、カンタータが生まれ、フランスではオペラ・バレエ、新しい形式の鍵盤ミニチュア、イギリスではヴァージナリストの鍵盤楽派が器楽音楽を刷新した。

18世紀のロシア音楽では、決定的な転換点が訪れた。世俗音楽が優勢になり始め、現代形式のプロ音楽が導入され、交響楽や室内楽のコンサートが行われ、家庭での音楽制作が発展し、記譜法を備えたヨーロッパ型の音楽が確立することに成功した。 、そして最初のオペラが登場しました。

スライド 1

18世紀の音楽

スライド 2

ヨハン・セバスティアン・バッハ
ヨハン・セバスティアン・バッハは1685年にドイツに生まれました。 1723年から亡くなるまで、彼はライプツィヒに住んでいました。 そこで彼は最高の作品を生み出しており、最も有名なのは合唱団、ソリスト、オーケストラのための壮大な作品「マタイ受難曲」です。 その基礎となったのは、伝説によれば、キリストの弟子である使徒マタイによって書かれた福音書の本文であり、バッハは、イエスの最後の日々、その苦しみと死について語っており、この本文に新たな意味を与え、福音の伝説を新たなものに変えました。英雄が人々の救いのために自らの苦しみを乗り越えて自らを犠牲にし、人類の罪を償い、救いの道を開く民俗ドラマ。 ヨハン・セバスティアン・バッハは 1750 年に亡くなりました。

スライド 3

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト
。 ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトは、1756 年 1 月 27 日にザルツブルクで生まれ、生後 2 日目に聖ルペルト大聖堂で洗礼を受けました。 モーツァルトは、3歳くらいの幼児期から音楽に興味を示しました。 彼の父レオポルドは、当時のヨーロッパの主要な音楽教師の一人でした。 彼は息子にチェンバロ、ヴァイオリン、オルガンの演奏の基礎を教えました。1770 年から 1774 年まで、モーツァルトはイタリアに住んでいました。 1771年と1772年、モーツァルトのオペラ『ミトリダテス』、『レックス・ポントゥス』、『ルシオ・スッラ』がミラノで上演され、大成功を収めた。 作曲家の 17 歳の誕生日までに、彼の作品にはすでに 4 つのオペラ、いくつかの精神的な詩、13 の交響曲、24 のソナタ、および多くの小作品が含まれていました。

スライド 4

1779年、作曲家はザルツブルクの宮廷オルガニストの職を得た。 1781 年 1 月 26 日、オペラ「イドメネオ」が大成功を収めて上演され、叙情芸術と演劇芸術の改革が始まりました。 オペラ「後宮からの強姦」は 1782 年に書かれ、ドイツで広く流通しました。 モーツァルトは、妻となったコンスタンス・ウェーバーとの恋愛関係の間にこの曲を書きました。 1786年、作曲家の非常に多作な活動が始まり、それが彼の健康上の問題の原因となりました。 彼はわずか 6 週間でオペラ「フィガロの結婚」を書き上げ、その直後にオペラ「ドン・ジョヴァンニ」の制作に取り掛かり、1787 年にプラハでさらに大きな成功を収めました。 モーツァルトは 1791 年 12 月 5 日に亡くなりました。 今日に至るまで、作曲家の死の原因は誰も知りません。

スライド 5

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン (1770-1827) – ドイツの偉大な作曲家、ピアニスト、指揮者。 ベートーベンは、1770 年 12 月 17 日にボンで音楽一家に生まれました。 幼少の頃からオルガン、チェンバロ、ヴァイオリン、フルートの演奏を教わった。 作曲家ネーフェは初めてルートヴィヒと本格的に仕事をし始めました。 ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーベンの伝記では、すでに12歳で、彼は最初の音楽の仕事、つまり宮廷のオルガニスト補佐を受けました。 ベートーベンはいくつかの言語を学び、作曲に努めました。
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン

スライド 6

1787 年に母親が亡くなった後、彼は家族の経済的責任を引き継ぎました。 ルートヴィヒ・ベートーヴェンはオーケストラで演奏し、大学の講義を聴き始めました。 ボンで偶然ハイドンに出会ったベートーヴェンは、彼からレッスンを受けることを決意する。 このために彼はウィーンに移ります。 何度か試みた後、ハイドンはベートーヴェンをアルブレヒツベルガーのもとに留学させました。 ハイドンは、ベートーベンの音楽は暗くて奇妙であると指摘しました。 しかし、当時、ルートヴィヒの名手ピアノ演奏が彼に最初の名声をもたらしました。 ベートーベンの作品は、クラベン奏者の古典的な演奏とは異なります。 そこでウィーンでは、ベートーベンの月光ソナタ、悲愴など、後の有名な作品が書かれました。 1802 年から 1812 年にかけて、ベートーベンは特別な意欲と熱意を持ってソナタを書きました。 その後、ピアノ、チェロ、有名な第九交響曲、荘厳ミサ曲のための一連の作品が作成されました。 当時のルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの伝記では、作曲家の栄光と人気は非常に大きかった。 彼の率直な考えにもかかわらず、当局でさえ、あえてミュージシャンに触れようとはしませんでした。 しかし、ベートーヴェンが拘留した甥に対する強い感情が、作曲家を急速に老化させた。 ベートーベンは 1827 年 3 月 26 日に亡くなりました。

スライド 7

ご清聴ありがとうございました。それでは質問します。
1 バッハは何年に生まれましたか? 2 彼はずっとどこに住んでいましたか? 3 彼は何年に亡くなりましたか? 4 モーツァルトは何年にどこに住んでいましたか? 5「イドメニウス」は何年に上演されましたか? 6 彼はいつ亡くなったのですか? 7 ベートーベンはいつ生まれましたか? 8 彼と一緒に働いたのは誰ですか? 9あなたのお母さんはいつ亡くなりましたか? 10.ベートーベンはいつ亡くなったのですか?
1685年
ライプツィヒにて
1750年
1756 年 1 月 27 日、ザルツブルク
1781年
1791 年 12 月 5 日
1770年
ネーヘ
1787年
1827年